miércoles, 20 de diciembre de 2023

Cíclope 3.0 - 19-12-23 - Especial Joe Jackson # 9


Joe Jackson


Último Cíclope 3.0 del año 2023, edición del 19 de diciembre ocupada por la entrega número 9 del Especial Joe Jackson.  No te extrañes, no es el último martes del mes de diciembre, es cierto, el último será el de la semana que viene, día 26, en plena Navidad.  Cíclope 3.0 se marcha de vacaciones navideñas y por eso adelantamos el contenido del programa de la semana próxima que, como corresponde, sería edición dedicada al Especial Discografía.  Hecha la aclaración necesaria vamos a ir entrando en materia musical hoy con tres álbumes, tres discos que marcan los primeros pasos de Joe Jackson en el siglo XXI, dos grabados en vivo, en directo, y otro de estudio.


La entrega número 8 de este Especial, la que se corresponde con la del mes de noviembre, empezaba y terminaba con el álbum cuya carpeta aparece en la foto, el disco titulado Summer in the City (Live In New York), grabado en vivo en agosto de 1999 durante tres noches en la sala Joe's Pub de Manhattan, New York.  Jackson cerraba el siglo XX con una obra de perfil académico, Symphony No.1 que escuchamos íntegramente en el Especial anterior.  Para arropar la audición escuchábamos un fragmento al principio y al final de la edición de ese Verano en la ciudad (en vivo en Nueva York), dejando en el centro del programa la Sinfonía Número 1.  Hoy volvemos a traer este disco del año 2000 que nos sirve de llave para entrar a unas formas, a un sonido extraordinariamente vital, el de Joe Jackson en directo en pleno siglo XXI.  Summer in the City como ya comenté en el Especial # 8, está realizado en formato de trío: Graham Maby, guitarra bajo y voz, Gary Burke, batería, y Joe Jackson, piano eléctrico, piano acústico y voz.  Este disco es una muestra de la firmeza existencial, vital, genuina, de nuestro protagonista.  Haga lo que haga Jackson, composiciones con esquemas de música académica, canciones de música Pop...lo que sea, lo hace con unas ganas extraordinarias.  Funcionen comercialmente o no.  Sigue su propio camino.  Este disco, Verano en la ciudad, aparecía el 6 de mayo del año 2000.  El 24 de octubre de ese mismo año veía la luz el primer álbum de Jackson grabado en estudio en este siglo XXI, Night and Day II.







      























Night and Day II es la secuela de aquel espléndido Night and Day de 1982.  En aquella ocasión el disco, versión LP de vinilo, cada cara se correspondía con una parte de una jornada de 24 horas: la Cara A era la Noche, la Cara B el Día, aunque ambas suenan de una forma muy semejante.  El disco es un homenaje a  figuras emblemáticas para Jackson como  el compositor Cole Porter, el también compositor, pianista y director de orquesta George Gershwin y el saxofonista Charlie Parker que interpretó una composición original de Porter titulada Noche y Día, de ahí el nombre del disco.  Night and Day II vuelve a homenajear a la ciudad de Nueva York pero desde otra perspectiva.  Ya no incluye homenaje alguno a figuras de la música como fue el caso anterior, o miradas satíricas a la vida en la gran ciudad, ahora se centra principalmente en el lado oscuro de la vida en el centro de la urbe.  Por ejemplo, la canción Happyland trata sobre el incendio provocado en 1990 en el Happy Land Social Club en el Bronx, que mató a 87 personas.  Es una visión realizada a través de la mirada de un neoyorquino cínico, Jackson precisamente, que vivía en Nueva York en ese momento.  Night and Day II es un disco con canciones sobre el estilo de vida de la ciudad de Nueva York, vistas a través de diferentes personajes.


Esos personajes están representados a través de voces de cantantes que han colaborado en esta grabación.  Why es un tema interpretado por la vocalista Sussan Deyhim, en la foto anterior, además de cantante, compositora, artista de performance y activista nacida en Irán.



Una de las canciones con más renombre de este álbum es Glamour and Pain, cantada por Dale de Vere, en la foto de la derecha, una figura extraordinariamente atractiva por ser quien es: Joe Jackson travestido de mujer, utilizando un tono de falsete para cantar la canción que queda perfectamente encajada en la galería de esos personajes neoyorquinos que pululan por este disco.

No nos podemos olvidar de los músicos que intervienen en la elaboración del disco.  En los créditos aparecen nombres conocidos porque no es la primera vez que tocan con el maestro, como es el caso del guitarra bajo Graham Maby y el batería Gary Burke, ambos los únicos músicos que aparecían en el formato de trío del álbum grabado en vivo Summer in the City (Live In New York)



 


Gary Burke









Graham Maby





También estuvo presente en grabaciones anteriores la mujer de la foto que aparece a continuación



la percusionista norteamericana Sue Hadjopoulos


El cuarteto de cuerda Ethel, formado en 1998, se encargan de encabezar los instrumentos de cuerda, cuya lista se ve ampliada por las intervenciones de intérpretes como



la violonchelista de origen canadiense
Dorothy Lawson







En la viola Ralph Farris

 





Dos violines, uno el de 






Todd Reynolds







El otro el de una mujer que, quiero recordar, también tocó anteriormente con nuestro protagonista, el violín de





             Mary Rowell








De este álbum, Noche y Día II, escuchamos un corte más, interpretado en esta ocasión por dos mujeres, dos voces femeninas.


Una de esas voces es la de Marianne Faithfull, cantante, actriz, nacida en el londinense barrio de Hampstead en 1946.  Sus padres fueron el mayor Robert Glynn Faithfull y Eva von Sacher-Masoch.  Entre sus antepasados por parte del lado materno, destaca el escritor austriaco Leopold von Sacher-Masoch, autor de la clásica obra La Venus de las pieles, siendo su apellido Masoch el inspirador del término masoquismoMarianne Faithfull es baronesa, heredera del título nobiliario de la familia Sacher-Masoch.​


La otra voz femenina tiene el registro de mezzo-soprano y pertenece a la mujer de la foto a la derecha, Alexandra Montano.

Entre las dos trenzan las voces para realizar Love Got Lost, el corte con el que cerramos este primer trabajo de Joe Jackson en el año 2000, el primero de estudio del siglo XXI, un trabajo escrito, arreglado, producido, cantado entre otros por él, con su piano (eléctrico, acústico) y todos los teclados que necesitó.

Tras este álbum aparecen varios discos que recogen otras tantas actuaciones en vivo como por ejemplo


Two Rainy Nights (Live In The Northwest - The Official Bootleg) del año 2001, con Jackson acompañado por una banda con formato de sexteto con algunos músicos ya conocidos como el bajista Graham Maby.  El resto serían nuevos miembros que le acompañarían en actuaciones en vivo como ésta o durante la gira Night And Day II, en 2001.  De esta última tanda de actuaciones saldría otra grabación titulada Two Rainy Nights: Live In Seattle and Portland, que veía la luz en 2002 y que recogía actuaciones en vivo en el King Cat Theatre de Seattle el 6 de abril de 2001 y en el Roseland Theatre de Portland, el 7 de abril de ese mismo año.  















Jackson mantuvo el formato de sexteto (septeto, con él) con músicos ya amigos como el guitarra bajo Graham Maby y la percusionista Sue Hadjopoulos.  Con nuevos intérpretes colaboradores como el batería y percusionista cubano Roberto Rodríguez 



  

El violonchelo de Catherine Bent



Los teclados de Andy Ezrin




Y el violín y los teclados de Allison Cornell




Jackson sentado al piano y los teclados en general, cantando, escribiendo las letras de las canciones y la música, produciendo el disco al final.

Tres cortes, los dos últimos sonando como uno sólo, nos sirven para cerrar esta edición dedicada al Especial Joe Jackson Número 9.  Último programa de Cíclope 3.0 de este año 2023, volveremos en 2024, en enero, el primer martes después del Día de los Reyes Magos, el martes día 9.  Felices Fiestas, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.  Salud y Libertad para todos.

Espero que te guste el programa.

Enlace: 

https://www.radio.tomares.es/blog/ciclope-30-19-12-23



jueves, 14 de diciembre de 2023

Cíclope 3.0 - 12-12-23


Parque Zoológico de Barcelona - 1959

Cíclope 3.0 del martes 12 de diciembre de 2023.  Comenzamos esta edición siguiendo un rastro de Cine, un compositor, una banda sonora, y para ello nos remontamos hasta 1968, año de la publicación del primer LP de un grupo norteamericano que respondían al simple nombre de The Band.




Mirando a través del ojo del Cíclope nos podemos remontar hasta 1958, los orígenes de The Band, cuando un rockero nacido en Arkansas, Ronnie Hawkins, formó una banda de acompañamiento que incluía a su paisano Levon Helm.  El proyecto se bautizó con el nombre de Ronnie Hawkins & the Hawks, y con el paso de los meses llegaría a convertirse en el origen de lo que se conocería como The Banduno de los grupos de rock más populares e influyentes del mundo, que supieron fusionar el pasado y el presente musical.  Su forma de hacer música reflejó las influencias del country, el blues, el folk y otras manifestaciones de música de raíz estadounidense de una manera fresca, orgánica e innovadora, y mostró una madurez creativa que fue una revelación en la era psicodélica.  Fueron un grupo serio capaz de diversificarse y disfrutar, con alegría, con lo que estaban haciendo, tanto es así que Bob Dylan, el día que alcanzó el punto en el que se cruzaban las estructuras e ideas del Folk con las maneras libres del Rock, entró en conversaciones con los miembros del proyecto y se convirtieron en el combo de acompañamiento del recién electrificado Dylan.


Como The Band estuvieron activos entre 1968 y 1976.  En el 68 publicaban su primer LP titulado Music From Big Pink (la carpeta la foto a la izquierda).  Big Pink era el nombre de una propiedad que tenía el grupo en la localidad norteamericana de Woodstock.  En el sótano de esa casa es donde se grabaron las demos, las canciones con Dylan que aparecerían en formato de disco en 1975 con el nombre de The Basement Tapes.  Pero no nos despistemos, estamos en el año 1968.  Desde esa propiedad de Big Pink, The Band elaborarían sus dos primeros álbumes de éxito:  Music From Big Pink, 1968 y The Band, 1970.  Nos quedamos con un corte del primer trabajo, un tema titulado The Weight.


Desde los inicios el proyecto contó con un músico clave para el desarrollo de las ideas, ese hombre es el que aparece en la foto: Robbie Robertson.  Primero guitarra bajo para inmediatamente ocuparse de la guitarra de ritmo, Robertson se convirtió en el motor, el alma de The Band.

En 1976, la banda se estaba  desmoronando con los miembros involucrados en sus propios intereses y vidas y poco trabajo en directo.  Apareció un álbum, The Best Of, y emprendieron una gira, pero los días como grupo, como colectivo, estaban contados.  Robertson estuvo dándole vueltas en la cabeza durante la gira y tomó la decisión de organizar un concierto de despedida en la sala Winterland de San Francisco, el Día de Acción de Gracias de 1976.  Para celebrar dicho evento se montó un cartel de invitados entre los que estuvieron Ronnie Hawkins, Muddy Waters, Eric Clapton, Neil Young, Joni Mitchell, Van Morrison...  Martin Scorsese fue quien filmó el acto para la posteridad bajo el título The Last Waltz.  Se estrenó al mismo tiempo que se publicaba un LP triple con la banda sonora de la actuación.  A partir de ese momento la historia de The Band quedaría sosteniendo el recuerdo activo de sus miembros porque algunos de ellos comenzarían labores en solitario como fue el caso de Robbie Robertson


que en 1987 publicaba su primer LP bautizado con su nombre y apellido y rodeado de colegas de labores musicales, buenos amigos entre los que estaban Daniel Lanois, los cuatro miembros de U2, Peter Gabriel...  Robbie Robertson es un disco lleno de entusiasmo, de fuerza vital, de energía, y como muestra este Sweet Fire of Love que recupera el Cíclope.



Robbie Robertson nacía el 5 de julio de 1943 en Toronto, Canadá; fallecía en Los Angeles, el 9 de agosto de este 2023.  Un campo en el que se movió de forma cómoda fue en el del Cine.  Apareció en varios documentales sobre música y como compositor de bandas sonoras originales lo hizo en cuatro ocasiones, en cintas de su amigo Martin Scorsese: en El rey de la comedia, 1982, El color del dinero, 1986, El irlandés, 2019 y la última, Los asesinos de la luna, 2023.  De este score escuchamos el fragmento titulado Salvation Adagio, con el  compositor a la guitarra eléctrica.



Nos vamos a servir de la atmósfera relajada de ese fragmento del score de la película Los asesinos de la luna, original de Robbie Robertson, para continuar por ese camino.  Pasamos a través de las puertas que aparecen en la ilustración anterior, parte del diseño del libreto que acompaña la edición de I / O, el álbum recién publicado de Peter Gabriel.



Su nuevo trabajo se ponía a la venta el pasado día 1 de este mes de diciembre.  Hacía 21 años que no veía la luz un disco con material nuevo de nuestro hombre.




Lo anterior data del 24 de septiembre de 2002, el álbum Up.  




Ocho años después aparecía Scratch My Back, 2 de marzo de 2010, un disco con 12 pistas, 12 versiones de temas originales de David Bowie, Paul Simon, Randy Newman, Neil Young, Lou Reed, David Byrne, Radiohead, Arcade Fire, Stephin Merritt, Bon Iver, Elbow, Regina Spektor...  El plan de interpretar una colección de canciones favoritas con la idea de que los artistas versionados le devolvieran el favor interpretando sus canciones, las de Gabriel, no se llevó a cabo.  Todas las versiones las realizó utilizando el piano y una orquesta de cuerdas, más la voz, claro.


Un año después, el 10 de octubre de 2011, veía la luz New Bloodun álbum en el que la orquesta envuelve las versiones de sus propias canciones.  Retoma su discografía y hace una selección de canciones que vuelve a interpretar.  Algunas composiciones no son considerablemente diferentes, tonalmente hablando, a las versiones originales como ocurre por ejemplo con el material del álbum So, canciones como Mercy Street no suenan distintas, muy diferentes.  Otras, sin embargo, las composiciones muy reelaboradas, como San Jacinto, tienen un reordenamiento sorprendente que parece que le da a las canciones una nueva estructura.


Y así llegamos hasta el 24 de abril del año 2012, fecha de aparición del álbum Live Blood, un disco que captura un concierto celebrado en el Hammersmith Apollo de Londres en marzo de 2011.  No aporta nada nuevo este disco, es sencillamente una vuelta de tuerca más, en esta ocasión en vivo y en directo, del contenido re-interpretativo de New Blood, más el trabajo anterior a ese, Scratch My BackGabriel se encuentra cómodo con las sutilezas que encuentra trabajando con una orquesta y así continúa hasta llegar a nuestros días.  Desde el año 2012 hasta hoy el tiempo transcurrido ha contemplado a nuestro hombre trabajando, colaborando con proyectos e incluso recogiendo actuaciones en vivo que han ido publicándose en formato virtual sin que se jayan materializado en forma de CD o vinilo.  Excepto este álbum nuevo aparecido con el nombre I / O  que sí tiene una proyección comercial física y cuya portada es esta foto




I / O  está formado por 12 cortes, 12 canciones que, en el transcurso de este año 2023, Peter Gabriel ha ido publicando como sencillos, singles individuales, cada una en dos mezclas separadas, una Bright y otra Dark, y luego realizó una gira con el disco completo, todo antes de su lanzamiento en este mes de diciembre.  Un goteo constante de sencillos no ha generado expectativas para el nuevo trabajo.  No tanto, al menos, como para acostumbrar a su audiencia a escuchar nueva música hecha por él, permitiendo concentrarse en la audición de una serie de canciones antes de meterse uno de lleno en un álbum que tiene su propio e intrincado mecanismo de relojería, que hay que dedicarle tiempo a la escucha.  Gabriel se ha tomado su tiempo creando I/O, por lo que escucharlo despacio, con atención, permite que el disco se desarrolle, se abra y se sitúe en la distancia, entre las décadas que han pasado.  El disco es el que sigue cronológicamente al álbum Up de 2002, tanto en la cronología como en el contenido: la orquesta de cuerdas ha llegado para asentarse y a ella recurre en los dos tipos de mezclas utilizadas, I/O Bright-Side Mixes y I/O Dark-Side Mixes.  Ahora viene la gracia: los discos con las dos mezclas se venden cada uno por separado, o ambos juntos, o ambos juntos más un Blue Ray con imágenes elaboradas, tratadas por el mismísimo Gabriel que, como imagino que sabrás, siempre ha estado muy al día en cuestiones de avances técnicos tanto en sonido como en imagen.  En total hay cuatro versiones del disco en Europa y otras cuatro en Estados Unidos.  En Japón, cuyo mercado fonográfico es independiente del resto del mundo, no sé cuántas versiones habrá, pero que son distintas eso tenlo por seguro.  Si te preguntas cuál es la portada en un caso como en otro, Estados Unidos y Europa es muy fácil: todas son iguales, la misma foto reproducida más arriba (la cara de nuestro hombre con las manos a ambos lados), lo que varía es el color de la tira de la izquierda




Si adquieres en Europa el disco doble, Bright-Side más Dark-Side Mixes, el color es verde.  Después cambian, dependiendo del contenido: rojo, azul, rosa...  En estados Unidos se repiten algunas tonalidades pero un poco más oscuras.  Y lo que es importante, ¿merece la pena el disco nuevo?  Para que te hagas una idea, aquí en Cíclope 3.0, hoy escuchamos tres temas de las mezclas Bright-Side Mixes.  Estas se caracterizan por una preponderancia de la orquesta frente a elementos e instrumentos electrónicos; la otra mezcla, la Dark-Side Mixes, son las mismas 12 canciones pero con más presencia de lo electrónico frente a lo acústico de la orquesta de cuerdas.



  

El disco es Peter Gabriel, un Gabriel sereno que no ha perdido el buen gusto a la hora de componer e interpretar.  Siempre me ha llamado la atención lo que ha hecho, cuando estuvo con Genesis y en solitario, pero no soy incondicional de nadie, ni de él ni de Peter Hammill, probablemente el músico relacionado con el Rock que más admiro.  El trabajo de Gabriel cuenta con la intervención de colaboradores habituales en sus grabaciones: Brian Eno como productor junto a Gabriel del sonido, Tony Levin en la guitarra de bajo...  La Orquesta New Blood como eje central.  Le doy un Sí al nuevo disco de Peter Brian Gabriel con el que volveremos en otra ocasión.  Ahora, aprovechando la calma que nos ha dejado continuamos por esas formas con el sonido de una banda originaria de Brooklyn, Nueva York, un proyecto conocido con el nombre de Beirut.




Beirut, hasta el momento, comenzó siendo un septeto para asentarse como sexteto y para llegar a ser, actualmente, el proyecto de un hombre, su fundador, Zachary Francis Condon (en la foto, con un ukelele en las manos), natural de Santa Fe, en Nuevo México.  Publicaron por primera vez un disco en el año 2006.  En 2015 el sello discográfico independiente escocés 4AD editó lo que en ese momento fue su cuarto álbum.  Bajo dicho sello publicaron también el siguiente trabajo, Gallipoli, de 2019, y ese año llegaron las complicaciones.  Estaban de gira, promocionando el disco de 2019, y Zach Condon cayó enfermo.  Problemas de garganta, problemas emocionales (separación de su pareja) forzaron el final de la gira y Condon tomó una decisión: retirarse, sólo, para mejorar tanto física como psíquicamente.  Pero, retirarse dónde, ¿en Albuquerque, en Nuevo México?  No, no.  Un poco más lejos.  Y se marchó a Noruega, al municipio de Hadsel, en concreto al pueblo de Stokmarknes.  Se ubicó en una cabaña, cargado con un equipaje poco ligero: un equipo de grabación, incluido un órgano de bombeo prestado, dos equipos de sintetizadores modulares, una vieja grabadora y su trompeta.  No se olvidó del ukelele.  Por invitación de un lugareño, también tuvo acceso a un órgano de iglesia de principios del siglo XIX.    



Zach Condon trabajando en ese órgano 


En una parte del mundo con vistas a las montañas y auroras boreales, donde el sol nunca sale por el horizonte en invierno, se dedicó a componer y a grabar.  Su actividad de grabaciones se distribuye en un triángulo formado por Albuquerque, Brooklyn y Berlín.  Cuando volvió de su estancia en la isla noruega grabó él sólo el sexto álbum de Beirut bautizado con el nombre de la localidad noruega donde estuvo retirado, Hadsel.


Es un trabajo extraordinariamente sereno frente a la música que desarrolló en el álbum de presentación que realizó Beirut en 2006, Gulag Orkestar, un disco que, para que te hagas una idea por si no lo conoces, suena así en esta composición titulada Postcards From Italy.


El primer disco de Beirut es toda una declaración de principios.  Reúne todo lo que llamó la atención de su fundador cuando se mete en los estudios de grabación para organizar las composiciones escritas por él con 19 años: música folklórica de Europa del Este, trompetas de mariachis, ritmos latinos plagados de mandolinas, de sonidos tintineantes de la familia de instrumentos de cuerda,  acordeones, trompetas, percusión.  Condon no está interesado en meras aproximaciones de formas tradicionales, él y sus amigos utilizan los instrumentos folclóricos principalmente como texturas que suenan realmente bien, fondos exóticos para las melodías folk que plantean.  Más arriba he indicado que la banda fue un septeto, después un sexteto...o un dúo, como sucedía en el álbum de debut de Beirut: según se puede apreciar en la foto de la portada del disco, entonces el proyecto era un jovencísimo Zach Condon y la violinista Heather Trost.  La elasticidad de la nómina de componentes es algo manifiesto desde que comenzaron.  Para despedir a Beirut lo hacemos recuperando un corte más de su último trabajo, Hadsel, en este caso uno que lleva por título el nombre del pueblo donde estuvo retirado el fundador del grupo, Stokmarknes.  

Nos queda poco tiempo, el justo para escuchar al menos una canción que va a ser una de una banda irlandesa original de la ciudad de Dublín.  Responden al nombre de Falkum y lo hemos escuchado una vez por lo menos en este año que se dirige hacia su final.


Los hermanos Ian y Daragh Lynch (primero y segundo por la izquierda), formaron la primera encarnación de la banda a principios de la década de 2000, interpretando una mezcla de canciones tradicionales junto con sus propias composiciones con un estilo claramente folk con aura punk.  Haciendo un guiño a su apellido, llamaron a la banda Lynched y, tras sumar a los miembros Cormac Mac Diarmada (primero por la derecha) y Radie Peat, (la chica de la foto) comenzaron a enredar los hilos del tapiz de su música con otras perspectivas.  Lo primero que hicieron fue cambiar el nombre del grupo, entre otras cosas por el sentido siniestro de la traducción: Lynched significa Linchado/a, precisamente algo que aparecía en las letras de algunas de las canciones americanas tradicionales que tocaban donde se recogían linchamiento de negros.  Se cambiaron el nombre a Lankum, tomándolo de la canción del viajero irlandés John Reilly, Jr. False Lankum.  Abrazaron aún más la música tradicional de su Irlanda natal, enriqueciendo las bases de sus composiciones incorporando elementos de punk, krautrock e incluso psicodelia.  Lo mezclaron todo en el crisol de su creatividad que se volvió aún más colorista, ilustrada por el sonido central que se basaba en armonías de cuatro voces con la inclusión de instrumentación como flautas de uilleann, las gaitas características irlandesas, violín, concertina y guitarra.  Desde el comienzo del siglo XXI habían grabado un par de discos con el nombre de Lynched, discos que no se sumaron a su discografía como Lankum.

Con el nombre nuevo publicaron en autoedición un primer álbum, Cold Old Fire, en 2014 (foto de la portada a la izquierda).      Un par de años después  consiguieron firmar un contrato con el veterano sello discográfico británico independiente Rough Trade, donde apareció Between the Earth & Sky en 2017, valorado y bien acogido por la prensa especializada británica.  La producción del grupo continuaría bajo el sello Rough Trade.  En 2019 aparecía The Livelong Day y en este 2023 salen dos álbumes, uno, de reciente publicación (el 24 de noviembre), grabado en vivo el 31 de mayo de este año en Vicar Street, Dublín y editado con el nombre Live in Dublin,

el otro, False Lankum, grabado en estudio y publicado el 24 de marzo de este 2023, es el que nos sirve para cerrar el programa, en concreto el tema titulado The New York Trader.  Volveremos con Lankum porque es un grupo muy interesante, con canciones largas que merecen la pena que las escuchemos, pero será en otro momento.  Por hoy, nos despedimos.
Espero que te guste el programa.

Enlace:



lunes, 11 de diciembre de 2023

Cíclope 3.0 - 05-12-23 - Especial Joni Mitchell # 8

 


Joni Mitchell en 1988

Cíclope 3.0 del martes 5 de diciembre de 2023.  Edición Especial Discografía hoy con la octava entrega del Especial Joni Mitchell.  Como viene siendo habitual el programa va a estar ocupado por dos álbumes, uno de 1988 y otro de 1991.

Empezamos por el disco de 1988, como es lógico, siguiendo la cronología, el álbum titulado Chalk Mark In A Rain Storm.




Y para adentrarnos en él, nos vamos fuera de la ciudad, al campo abierto, a las afueras de la  localidad británica de Bath.




El estudio de grabación Ashcombe House, en la foto anterior, propiedad de Peter Gabriel, en las afueras de Bath.


En 1986, Gabriel publicaba su álbum So donde habían intervenido, entre otros músicos, Larry Klein, marido de Joni Mitchell, y Benjamin Orr, ambos guitarras bajo y en el caso de Orr cofundador de la banda The CarsGabriel conoció a Mitchell y se entabló una estrecha amistad entre el matrimonio Mitchell/Klein y él.  Les llegó a ofrecer el estudio para trabajar y le tomaron la palabra.  Parte del álbum Chalk Mark In A Rain Storm se grabaría allí e inclusive contaría con la intervención de Gabriel como voz principal en una de las canciones del disco.  Es decir, hizo un dúo, un dueto con Mitchell.  Esto va a ser una característica de este disco: los dúos.  Mitchell ha sido una persona adelantada a su tiempo en muchos aspectos, musicales y no musicales, dentro de los relacionados con la música, el hecho de resolver un buen número de canciones con formato vocal a dúo, fue significativo.  Precedió a Frank Sinatra y aquella famosa grabación de 1993 titulada Duets, trece canciones cantadas a medias con 13 artistas que iban desde Bono de U2 hasta Julio Iglesias, por citar sólo dos.  También estuvo el disco homónimo del de Sinatra pero firmado por Elton John, publicado el mismo año, 1993, en esta ocasión con 15 intérpretes, ninguno repetía tras la colaboración realizada con La Voz, con John grabaron desde Leonard Cohen, pasando por Gladys Knight hasta Little Richard, entre otros.  Pero, centrándonos en el disco que nos ocupa de Joni Mitchell, las colaboraciones vocales son de diferentes registros.  Después de abrir esta edición con el tema Snakes and Ladders, una canción escrita a medias entre nuestra protagonista y su marido (ella la letra, él la música) un corte sobre el amor joven y revoltoso, nos quedamos con una canción cantada no a dúo sino a trío, dos voces de dos músicos con diferentes niveles de intensidad, Billy Idol y Tom Petty, junto a Mitchell, interpretan Dancin' Clown.



Tom Petty (1950-2017)

 


Billy Idol












De trío a dúo, con Peter Gabriel, con la canción My Secret Placeque abre el álbum.  Fue la materialización de la amistad con GabrielEntre enero y junio de 1987 Mitchell estuvo viviendo entre Frome y Beckington, dos localidades cercanas sitas en Inglaterra, cerca a su vez de donde se encontraba su marido Larry Klein y Benjamin Orr, ambos trabajando en el álbum So de Gabriel.  Durante esos meses viviendo en un auténtico remanso de paz y tranquilidad, Mitchell escribió canciones que pasarían a formar parte de lo que fue el álbum de 1988.  Lakota es una composición realizada a medias por el tándem matrimonial Mitchell/Klein en lo que atañe a la música, la letra es de Mitchell en solitario.  Trata sobre el pueblo de los lakotas, parte de la tribu sioux, que habitaban, a finales del siglo XVIII, los márgenes del norte del río Misuri.  Establecidos en esa zona desde hacía mucho tiempo, el empuje de los colonos de origen europeo los llevó a cambiar de sitio, convirtiéndose a partir de ese momento en un pueblo nómada.  En la película Bailando con lobos de 1990, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, aparecen los indios sioux y la rama de los indios lakotas.

La canción Lakota comienza con un canto ritual de los sioux realizado por Iron Eyes Cody.


Iron Eyes Cody, fue un actor estadounidense de ascendencia italiana que interpretó a los nativos americanos en películas de Hollywood.  El sobrenombre de Iron Eyes se le quedó tras interpretar el papel de Jefe Iron Eyes en la película Rostro pálido (The Paleface) dirigida por Norman Z. McLeod en 1948 e interpretada por Bob Hope y Jane Russell.

El nombre real de Iron Eyes Cody era Espera Oscar de Corti, nacido el 3 de abril de 1904, en Kaplan, Vermilion Parish, en el suroeste de Luisiana.  Su origen era siciliano, como sus padres.  Con el paso de los años y de las circunstancias, el apellido de Corti lo abrevió a Corti, y al realizar el traslado a California y comenzar a trabajar en la industria cinematográfica cambiaría el apellido a Cody.  Viviendo en Hollywood, comenzó a insistir, incluso en su vida privada, en que era nativo americano, y con el tiempo afirmó ser miembro de varias tribus diferentes.  En 1996, una media hermana que tenía aseguró que él era de ascendencia italiana, aunque él lo negó.  Falleció el 4 de enero de 1999 en Los Angeles.  Con Number One, una canción que habla de la presión de la fama y la popularidad, cerramos la audición de Chalk Mark In A Rain Storm de 1988, producido por Larry Klein y Joni Mitchell.  Pasamos al álbum de 1991 titulado 

Night Ride Home.




Night Ride Home veía la luz el 19 de febrero de 1991.  Fue un disco que se grabó con cierta rapidez...o más bien dicho, se grabó con fluidez, porque si se escoge a casi la totalidad de los músicos que colaboraron en el álbum anterior, músicos que, además, no era la primera vez que trabajaban junto a ella, todo eso facilita de una forma considerable el proceso de creación haciéndolo más elocuente.  Comenzamos la audición del disco con el tema Passion Play (When All the Slaves Are Free), un corte resuelto con el esquema clásico de guitarra rítmica, guitarra solista, guitarra bajo y batería.  En la guitarra de ritmo, Mitchell, en la guitarra bajo su esposo, Larry Klein.



Bill Dillon guitarra solista






Alex Acuña, batería


Los músicos que intervienen como colaboradores vienen de otros discos, la interacción con Mitchell es más que conocida.  Por ejemplo, Wayne Shorter (1933-2023).


Shorter fue un colaborador habitual en las grabaciones y actuaciones en vivo de nuestra protagonista.  No es sólo porque se entendieran a las mil maravillas a la hora de interpretar, de tocar juntos es que, como recordaba Mitchell al rememorar la amistad con el saxofonista, el estilo inusual de la colaboración radicaba en el hecho de que tanto ella como él eran pintores, poseían una comprensión visual de la música.  Ella podía describir de manera abstracta una emoción o una escena para él, y él lo traduciría en su forma de tocar, un atributo que era exclusivo de él como saxofonista.  Su saxo soprano suena en esta Cherokee Louise, una canción sobre una amiga de Mitchell que sufrió abusos sexuales cuando era pequeña.

Este álbum de 1991, Night Ride Home, se publicó bajo el sello discográfico Geffen Records.  Era el cuarto que Mitchel editaba con el sello, y fue el último.  Los directivos de Geffen estaban más preocupados con el Heavy Metal que con discos de sonidos tan tranquilos como el de nuestra protagonista.  Ni siquiera se preocuparon de publicar un Single promocional del larga duración, sería por eso que, de forma casual, un tema como Come in from the Cold, hizo las veces de sencillo que se utilizó en las principales emisoras de Radio del circuito norteamericano como tarjeta de presentación del disco.  Guitarra bajo, por parte de Klein, más la guitarra de Mitchell que además canta y maneja los teclados.  Reciben el apoyo de la batería de Alex Acuña y la percusión de Vinnie Colaiuta.



Vinnie Colaiuta



Una canción curiosa es la que viene ahora, The Only Joy in Town, y digo que es curiosa porque está resuelta de una forma particularmente espartana: intervienen Larry Klein en la guitarra bajo, Alex Acuña en la percusión y Joni Mitchell que se convierte en multinstrumentista utilizando la guitarra, los teclados, el oboe y el omnicordio, además de cantar.


El omnicordio es el instrumento que aparece en la fotografía a la izquierda.



El último corte que escuchamos de este álbum de 1991 es The Windfall (Everything for Nothing), que si el corte anterior resultaba espartano por la presencia de músicos, este le va a la saga ya que está resuelto por tres músicos pero con menos instrumentos que el tema anterior, en este caso el bajo de Larry Klein, la batería de Vinnie Colaiuta y la voz, la guitarra y los teclados de nuestra protagonista.  Es una canción que trata sobre una criada que intentó demandar a Mitchell.  Hasta aquí esta octava entrega del Especial Joni Mitchell.  Se han quedado fuera algún que otro corte de uno de los álbumes, pero los recuperaremos en próximas ediciones.

Espero que te guste el programa.

Enlace:

https://www.radio.tomares.es/blog/ciclope-30-05-12-23