miércoles, 26 de octubre de 2022

Cíclope 3.0 - 25-10-22 - Especial Peter Murphy # 2



Peter Murphy


El Especial Peter Murphy Número 2, ocupa la edición de Cíclope 3.0 del martes 25 de octubre de 2022.

Ya lo dije en el primer Especial dedicado al que fue vocalista de Bauhaus, que no ibamos a peinar la discografía de la banda para, después, escuchar los discos de su cantante en solitario.  Que íbamos a entremeter los álbumes del grupo a lo largo de las estructuras de este Especial Discografía.

Hoy hemos comenzado con el origen  de todo, la música de Bauhaus y su tercer LP publicado el 22 de octubre de 1982, The Sky's Gone Out.



  


















Bauhaus en 1982








Bauhaus hicieron versiones de composiciones de músicos referentes para la banda: Ziggy Stardust de David Bowie, o Third Uncle de Brian Eno, incluido en su tercer álbum, Taking Tiger Mountain (By Strategy) de 1974.  Es una versión tremenda, contundente que proviene de una actuación en una sesión de radio de la BBC.  Es uno de los discos de la banda donde la guitarra eléctrica y acústica brillan con una personalidad propia cosa que consigue Daniel Ash.  El grupo grababa este disco atrapado entre dos frentes: las expectativas de una audiencia que ahora abrazaba por completo el incipiente género gótico, con todas las limitaciones incorporadas que tales posibilidades a menudo brindan, y el ser un grupo que quería complacer a dicha audiencia sin dejar de seguir a su propia musa.


Las primeras copias de The Sky's Gone Out contenían como regalo el LP en vivo Press The Eject And Give Me The Tape que posteriormente se editaría por separado.  

Los temas en el tercer LP de Bauhaus están compuestos por la banda al completo pero en ocasiones se matiza el orden de intervención en las labores creativas.  El guitarra Daniel Ash capitanea esas ocasiones donde se matiza el proceso de creación.  Todos participan pero quien coordina es él.  Un ejemplo es The Three Shadows, un tema dividido en tres partes, la segunda presenta a Peter Murphy cantando con una calma poco habitual.  Mirando hacia atrás suena como un antecedente de cómo sonaría después en solitario.

Y en modo solitario nos ponemos ya, con la discografía de Peter Murphy.  En el programa anterior de este Especial sonaba principalmente su primer álbum, Should The World Fail To Fall Apart? de 1986.  En la edición de hoy van a ser dos discos los que ocupen el grueso del programa, Love Hysteria y Deep.  Vamos por parte.


El segundo disco en solitario de Murphy aparecía en marzo de 1988 y lleva por título Love Hysteria.  En este disco va a tener la colaboración de un músico, Paul Statham, que va a ser fundamental en el desarrollo creativo de la obra de Murphy.

Paul Statham, a la izquierda, guitarra y teclista, ex miembro del grupo B-Movie, conocía a nuestro hombre un año antes de la grabación de este segundo LP.  Conectaron rápidamente, tenían conceptos muy cercanos sobre la música y esa amistad se amplió al plano laboral.  Statham no solo tocaría los teclados y la guitarra en el álbum, además compondría a medias con Murphy con un resultado positivo y fructífero.  De Love Hysteria vamos a escuchar tres cortes, el primero está compuesto por Murphy, letra y música, los otros dos pertenecen al binomio Statham/Murphy.  Este disco, además, supone el distanciamiento completo de la estética Bauhaus, sonando más Bowie que nunca y llegándolo a versionear en el tema Fun Time, una canción original del Duque Blanco que Iggy Pop cantó en su álbum de 1977, The Idiot.  Los tres temas que suenan de Murphy son Socrates the Python, All Night Long, el tema más brillante del disco, y el corte con el que pulsaron la tentativa para acceder al mercado norteamericano, Indigo Eyes, dotado de una comercialidad nada comprometedora.  La producción del disco corrió a cargo de un exmiembro de la banda británica The Fall, el guitarrista Simon Rogers, en la foto siguiente



Murphy, al principio, mantiene una cadencia de dos o tres años entre disco y disco.  Nos pasamos ahora al tercer álbum, aparecido el 19 de diciembre de 1989 y bautizado como Deep.



El tercer álbum de nuestro protagonista significa que Murphy se asienta completamente como compositor y, sobre todo, como intérprete.  Deep es un disco brillante, formado por 9 canciones de las que 7 están compuestas por el binomio Murphy/Statham y dos por Murphy solo.  En el disco anterior, Love Hysteria, se define la colaboración con Paul Statham como un punto de fuga fundamental.  Esa colaboración continúa aquí, en el trabajo de 1990, y además se asienta lo que había sido un rumor desde hacía tiempo: una serie de músicos colaboradores parece que están formando una banda fija para trabajar con Murphy.  Estuvieron tocando en directo con nuestro hombre y, en los estudios, en el trabajo anterior y, en este, se convierten en una realidad que adopta el nombre de The Hundred Men.
Con Paul Statham al frente tocando guitarras eléctrica, acústica y teclados, The Hundred Men son:


Eddie Branch
guitarra bajo


 
















Peter Bonas guitarras








Terl Bryant
 batería y percusión


Los cuatro instrumentistas más la voz de Murphy van a producir un sonido sin fisuras, compacto, de una calidad armónica extraordinaria.  De los 9 temas vamos a recuperar 6, comenzando con el que abre el disco, sonido ampuloso para Deep Ocean, Vast Sea.

Además de The Hundred Men intervienen otros colaboradores como por ejemplo Jim Williams.

Compositor y guitarrista británico está relacionado con bandas sonoras tanto de largometrajes como de series de televisión.  Es uno de los músicos de sesión británicos más solicitados.  Él se encarga precisamente de la guitarra en el tema Seven Veils.

Deep incluye un tema que, tal vez, sea de los más populares que ha firmado Murphy, en este caso a medias con Statham, la canción titulada Cuts You Up.  Desgraciadamente ni en la carpeta del LP/CD ni en ninguna base de datos de la Red aparece el nombre y apellido de quien toca el violín.  Personalmente creo que es de las mejores canciones grabadas por nuestro hombre, un tema que me mantuvo obsesionado hasta que me compré el disco y que aún hoy se mantiene con frescura.

Dos temas de perfil acústico con Murphy cantando desde la calma y la serenidad son los dos que siguen: Marlene Dietrich's Favorite Poem, inspirada en un documental que vio sobre la famosa actriz alemana que, en un momento concreto de la cinta aparece leyendo su poema favorito, ¿cuál?, pues no lo sé, no he conseguido descubrirlo.

La otra canción acústica es A Strange Kind Of Love (Version One), una de las dos canciones que firma solo Peter Murphy fuera del binomio Murphy/Statham.  El subtítulo indicando que es la versión 1 es porque hubo más de una.  La que aparece en el larga duración es esa que escuchamos, la versión 1.  En 1989, a finales de año, se publicaba Cuts You Up como single de promoción del inminente larga duración Deep; el single de adelanto tenía la cara B ocupada por la versión 2 de Una extraña clase de amor.  En 1990 además del LP/CD también se publican los singles promocionales Deep Ocean, Vast Sea Strange Kind Of Love (Radio Version).  No recuerdo la fecha pero apareció en Europa (menos en España) un MaxiSingle con 5 versiones del tema en cuestión.  Recuperaremos en próximas ediciones de este Especial Peter Murphy alguna otra versión de la ínclita canción, hoy nos quedamos con la original.

Y para cerrar la edición de hoy nos quedamos con una de esas canciones impetuosas que se incluyen en el tercer disco de nuestro protagonista: Crystal Wrists, Muñecas de cristal.  Ya lo especifico en la locución del programa, esas muñecas no hacen referencia a los juguetes sino a la articulación que une la mano y el antebrazo en el cuerpo humano.  

Deep está producido de nuevo por el exmiembro del grupo británico The Fall, Simon Rogers.  El diseño de la portada es de Murphy.  Se escogió una fotografía que es la que aparece en la edición internacional del LP/CD, pero había otras posibles.
































Espero que te guste el programa.


Enlace: https://www.radio.tomares.es/blog/ciclope-30-25-10-22




jueves, 20 de octubre de 2022

Cíclope 3.0 - 18-10-22



Nubes otoñales a las puertas del invierno, hace un tiempo (Foto del autor del blog)

Cíclope 3.0 del martes 18 de octubre de 2022.  No llueve.  O si lo hace es lluvia insuficiente.  Nos amparamos bajo el paraguas protector de la música, esperando a las aguas de arriba y empezamos recuperando historias de amor y arrebato como las que suelen escribir la banda Muse.


Emotivos y apasionados, el trío británico Muse (foto de la izquierda) lleva tiempo desgranando sus historias de amor y ciencia-ficción a través de una discografía que empieza en 1999 y llega hasta nuestros días.   Una docena de álbumes que, al comienzo, fueron comparados con las producciones de Radiohead, influencia que no han negado así como la de otros grupos como Queen o Depeche Mode que son claras y transparentes y no por ello hace desmerecer la música del trío.  El núcleo de la banda está compuesto por el guitarrista, teclista y vocalista Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el batería Dominic Howard, tres amigos que empezaron a tocar música juntos en su ciudad natal de Teignmouth, Devon, a la edad de 13 años, cambiando el nombre del grupo de Gothic Plague a Fixed Penalty y a Rocket Baby Dolls, sucesivamente.  Con el paso del tiempo, en 1997, el trío se decidió por el nombre Muse. El sonido arrebatado, las historias que cuentan en sus canciones y su presencia en vivo atrajeron elogios de la crítica y el entusiasmo de la industria.  


Hemos comenzado con el tema Resistance.  Añadiéndole el artículo The nos da el título de este álbum del año 2009 de Muse, personalmente, creo que es el disco que mejor recoge de lo que es capaz el trío: ese cruce de influencias (Queen están presentes en los coros), la literatura de ciencia-ficción aparece como esencia de sus textos, jugando con la paranoia del ciudadano que sospecha la manipulación del Estado con la única salida posible, el amor.  Bellamy, principal responsable creativo, es un enamorado no sólo de Freddie Mercury, también le apasiona la música de Frederic Chopin y Camille Saint-Saëns.  De este último adapta un fragmento de la ópera Sanson y Dalila de 1877, en concreto del Acto 2º la Escena 3ª, titulada Mon coeur s'ouvre à ta voix, convirtiéndola en I Belong to You.  Hay algo del lirismo de Radiohead y de lo que a uno se le pueda ocurrir, pero el grupo funciona, sabe hacer suyas esas influencias y avanzan.

Particularmente me parece que Muse funcionó muy bien entre 1999 y 2003, año de edición del disco Absolution.  Después hay una pausa ocupada por trabajos que van preparando la aparición de The Resistance en 2009, que es el punto de inflexión.  Después llegarían las actuaciones multitudinarias en estadios con espectáculos de luces, fuegos artificiales...cada vez más aclamados.  Tres años entre 2009 y 2012 para publicar The 2nd Law, un disco con menos brío que los anteriores pero como hay incondicionales para todo, el disco tiene repercusión en la audiencia que recibe con los brazos abiertos este y los discos siguientes: Drones en 2015, Simulation Theory en 2018, y dos álbumes en vivo, Live At Rome Olympic Stadium, 2013, y Simulation Theory (Live) en 2020.  Ni Drones ni Simulation Theory aportan nada, es más, restan interés.  El colmo ha sido este año 2022 cuando Muse publican su nuevo trabajo el 26 de agosto bajo el título Will Of The People, Voluntad del Pueblo.  El disco, en principio, iba a ser un Grandes Éxitos del grupo y así se lo hizo saber la discográfica, dejándoles el encargo de seleccionar las canciones que formarían el álbum.  A los pocos meses el grupo presentó un listado de canciones desconocidas porque en vez de hacer una selección de temas ya hechos habían escrito nuevo material basado en esquemas de canciones ya escritas y que habían tenido una buena acogida, o sea: se plagian a sí mismos.  Resultado final, han hecho lo que su público espera de ellos, es decir, más de lo mismo.  Ya lo dice el título del álbum: Voluntad del Pueblo.  El resultado es un disco de 10 canciones donde no he encontrado ni una que merezca la pena.  Y si es así, ¿pongo algo del álbum en el programa?  ¿Para qué?  Si algo no me gusta, no lo comparto, no puedo hacer partícipe a alguien.  El ejemplo lo pongo en la locución del programa: no te llevo a un bar donde la tapa de ensaladilla está mala.  No lo puedo recomendar.  Por eso, con el material que manejamos aquí en Cíclope 3.0 que es la música, algunos discos, músicos, canciones, no suenan porque para qué despotricar y, además, para qué remover.  Por eso para escuchar algo más de Muse retrocedemos en el Tiempo y volvemos al año 2003

cuando aparece Absolution, el disco de la foto de la izquierda en el que Bellamy y compañía suenan con un entusiasmo y una fuerza que consiguieron que el mundo se fijara en ellos.  Un corte lento, una de esas canciones de amor particularmente atractivas que firman Muse: Endlessly.

Muse abre hoy esta edición de Cíclope 3.0 porque el Cíclope se propuso que sonara una banda en la que Matthew Bellamy interviene con su guitarra bajo y su voz, el proyecto llamado The Jaded Hearts Club.


The Jaded Hearts Club

En realidad su nombre es Dr Pepper's Jaded Hearts Club Band (La Banda del Club de Corazones Hastiados de Dr. Pepper).

El grupo lo funda el guitarrista Jamie Davis partiendo de una idea muy sencilla: formar una banda que haga versiones de The Beatles para tocar en la fiesta de su 40 cumpleaños.  Al no encontrar nada ni a nadie que se adaptara a sus intereses, comenzó a moverse buscando reunir su propia formación.  Y lo hizo.  Corría el año 2017, Davis estaba en Los Ángeles dirigiendo el sello discográfico Transcopic Records con Graham Coxon, guitarrista de Blur.  Se le había metido en la cabeza un proyecto así: versiones de los Beatles.  Un día se le iluminó la cabeza: ¿por qué no empezar poniendo la base del proyecto?  En esa base ya podía haber dos miembros: Coxon y él.  Y empieza a reclutar a voluntarios dispuestos a colaborar con el proyecto y así en la nómina de músicos que forman la banda están:




Miles Kane, de The Last Shadow Puppets







Nic Cester
 de Jet




Matt Bellamy de Muse manejando guitarra bajo y eléctrica, principal en ciertos temas









Graham Coxon, guitarrista de Blur







Ilan Rubin
 de Nine Inch Nails



Sean Payne batería de The Zutons






Jamie Davis
, motor del proyecto
Dr Pepper's Jaded Hearts Club Band


Como septeto o como sexteto (el batería Ilan Rubin se apartó de la aventura) la banda funciona habitualmente bajo el nombre The Jaded Hearts Club Band.

A partir de 2018, el grupo comienza a tocar en vivo por tierras norteamericanas: Austin, Chicago, Los Ángeles...  En ese año realizan un concierto benéfico en Londres, en el Royal Albert Hall, a favor de Teenage Cancer Trust.  En esa ocasión se subieron al escenario el resto de componentes de Muse y hasta Paul McCartney.  En vivo interpretan temas de The Beatles, The Kinks, Cream, The Who, Four Tops...


En el año 2020 aparece el primer producto fruto de los estudios de grabación por parte de la banda, You've Always Been Here, un disco que refleja sus gustos musicales: el sonido de la década de los 60 y especialmente el de la discográfica Tamla Motown.  En el álbum hacen dos versiones de músicos de color: I Put a Spell on You, original de Screamin' Jay Hawkins, aquí con una poderosa guitarra del guitarrista de Blur, Graham Coxon, y de la Tamla Motown aquel éxito de 1967 del cuarteto Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

Pasamos ahora en Cíclope 3.0 del año 1967 a 1970 y nos vamos a quedar en nuestra piel de toro con una banda nacional que comenzó en 1964 y llegó hasta 1971 y que respondían al nombre de Los Brincos.

En su tiempo, cuando comenzaron allá por 1964, fueron conocidos, salvando las distancias, como los Beatles españoles, por su vinculación estilística en música y aspecto con las bandas beat británicas, pero Los Brincos añadían toques hispanos a sus atuendos como las típicas capas españolas o los cascabeles.  Cantaron en inglés algunas canciones de su primer LP buscando la entrada en el mercado anglosajón, especialmente Inglaterra, pero no consiguieron gran cosa, en el extranjero quiero decir.  En el grupo hubo tres épocas: de 1964 a 1966, con la formación original Juan Pardo, Antonio Morales Junior, Fernando Arbex Manuel González, hijo del actor Agustín González, a quien se parece muchísimo (el tercero en la carpeta del disco, partiendo de la izquierda); de 1966 a 1968, sin Pardo ni Junior, que pasaron a formar el dúo Juan y Junior y posteriormente protagonistas individuales de sus trabajos en solitario.  Parecía que Los Brincos iban a desaparecer al marcharse dos de sus miembros más activos pero no fue así.  Los dos disidentes fueron reemplazadas por el hermano de Junior, Ricky Morales y Vicente Jesús Martínez.  Manuel González siguió en la guitarra bajo con Arbex como líder de la banda que la lleva a la tercera y última época, de 1968 a 1971.  En esta última etapa, Vicente Jesús Martínez abandona la banda y es reemplazada por otro hermano de Junior, Miguel Morales.  Así las cosas se meten en los estudios de grabación marcados por el signo de la época: los álbumes conceptuales. The Who, The Pretty Things, The Kinks…eran grupos que ya habían realizado algunos proyectos dentro de ese campo.  Los Brincos, en 1970, dejando atrás la música Pop, se metían en terrenos más complejos y publicaban Mundo, Demonio, Carne

un LP ambicioso que tuvo una edición completamente en inglés, World, Devil and Body













con todas las canciones del álbum interpretadas en la lengua de Shakespeare, buscando entrar en las listas de éxito del Reino Unido, cosa que no consiguieron.  

Hemos escuchado el tema que le da título al álbum, Mundo, Demonio y Carne. El disco incluye una interesante canción de amor, Esa mujer, con arreglos de cuerda a cargo de Augusto Algueró, que se encargó también de la producción del disco.  Hoy en día, esos arreglos de cuerda habrían sonado inmensamente mejor pero en 1970, llamaron la atención.

Recuperando un poco la época y los proyectos de discos conceptuales vamos a quedarnos con un fragmento de un disco firmado por los británicos The Pretty Things (foto superior a la izquierda).  Situándolos un poco en la Historia, la banda The Pretty Things tomaron el nombre de la banda de una canción de Bo Diddley.  Comenzaron al principio de la década de los 60, en 1963, y lo hicieron desarrollando un R & B fuerte, algo sucio, que parecía existir como una versión descoyuntada de The Rolling Stones.  Era curioso porque no había rivalidad entre las dos bandas.  El guitarrista Dick Taylor, tocó la guitarra bajo en los comienzos de los Stones antes de unirse a Phil May para formar The Pretty Things en 1963.  Taylor, desde que era un niño, tocaba junto a un compañero de escuela, Mick Jagger, en un conjunto londinense llamado Little Boy Blue & The Blue Boys.  Más tarde conoció a Keith Richards en la Sidcup Art School.  En 1962, Taylor, Jagger y Richards comienzan a tocar los tres manteniendo el nombre de Little Boy Blue & The Blue Boys, con Brian Jones e Ian Stewart, teclista que se marcharía más tarde pero que antes de hacerlo cofundaría The Rolling Stones.  

Dick Taylor dejó la guitarra bajo por aburrimiento y se centró en sus estudios de arte en la Escuela de Arte Sidcup.  Su amigo y compañero de estudios Phil May lo convenció de formar un grupo y así nació The Pretty Things, primero como dúo, e inmediatamente se amplió a quinteto con la intervención de diferentes músicos entre los que estuvieron el bajista John Stax, el guitarrista Brian Pendleton y al batería Pete Kitley, rápidamente sustituido por Viv Prince.

El cuarto LP de The Pretty Things aparecía en 1968 y se trató de un disco conceptual, un disco cuyas canciones estaban conectadas por un mismo denominador común, canciones que contaban una historia, la de un personaje llamado S.F. Sorrow.

S. F. Sorrow comienza con el nacimiento del protagonista a principios del siglo XX. Sebastian F. Sorrow nace en un pequeño pueblo sin nombre, de padres ordinarios, en una casa llamada Número Tres.  La ciudad está sustentada por una fábrica de algún tipo, conocida como Misery Factory, la Fábrica de la Miseria.  Sorrow, un niño imaginativo, tiene una infancia relativamente normal hasta que termina abruptamente cuando necesita conseguir un trabajo.  Va a trabajar con su padre en la Misery Factory de la que han despedido a muchos hombres.  Esto podría convertir a Sebastian en objeto de odio en el sentido de que podría ser un punto negro en la historia, tal vez el joven que está aceptando el trabajo de un hombre mayor que corresponde a otra persona cualificada.  Esto coincide con un período en el que el protagonista entra en su adolescencia sexual.  La vida de la tristeza aun no ha terminado.  La alegría todavía existe para él en la forma de una niña, vecina del otro lado de la calle, Joy, que lo saluda cada mañana con un emotivo "Buenos días" lo que provoca en él un sentimiento de ternura y hace que piense en ella constantemente.  Este es el factor que lo mantiene de forma vital, a pesar del brusco final de su infancia.  Los dos se enamoran y se comprometen, pero sus planes de matrimonio se ven truncados cuando Sorrow se alista a una infantería ligera y se va a luchar en una guerra, posiblemente la Primera Guerra Mundial.  Pronto la tristeza aturde las cabezas de los que luchan en el frente, los sonidos de los disparos y la artillería se convierten en el ritmo de su vida.  Sobrevive a la guerra y se instala en una tierra llamada "Amerik" (obviamente América).  Joy, la prometida de Sorrow, viaja en un globo, el Hinderburg, para unirse a él, pero el artefacto está en llamas al llegar, matando a todos a bordo.  El dolor lo invade todo, Sorrow se queda solo.

El dolor se convierte en un estado de depresión que lo lleva a un viaje épico al centro de su inconsciente.  Al deambular por las calles se encuentra con el misterioso Baron Saturday (un personaje destinado a representar al Baron Samedi , una deidad en la religión vudú haitiana).  El Baron Saturday, de capa negra, invita a Sorrow a emprender un viaje y luego, sin esperar respuesta, toma prestados sus ojos, e inicia un viaje por el inframundo.  Esa búsqueda alucinatoria y alucinada comienza con un vuelo en el aire donde Sorrow cree estar volando hacia la luna, algo agradable porque a él la luna siempre le ha fascinado, pero en realidad hacia donde vuela es hacia su propia cara.  El Baron Saturday lo empuja a través de la boca, baja por la garganta y encuentran un juego de puertas de roble.  El Baron Saturday abre una puerta y hace entrar a S.F. Sorrow, que encuentra una habitación llena de espejos.  Cada espejo muestra un recuerdo de su infancia, que Baron Saturday sugiere que estudie bien.   Después del salón de los espejos llega una larga escalera de caracol que lo lleva a dos espejos opacos que le muestran las horribles verdades y revelaciones de su vida.  El dolor que sufría S.F. Sorrow es destruido en el viaje, ese viaje le lleva a comprender que ya no se puede confiar en nadie y que la sociedad te aniquilará cuando seas viejo y no le sirvas más.  Al final es conducido a un oscuro aislamiento mental donde sufre de eterna soledad.  Así es la historia de un hombre que ha soportado dificultades que usa para construir un muro mental que lo separa del resto de la humanidad.

La ingesta de sustancias psicotrópicas para escribir esa historia creo que se sospecha, sin necesidad de haber experimentado con ellas.  Tiene gracia el anacronismo del dirigible Hinderburg, que ardió en 1937 y que en la historia lo hace en fechas que se corresponden con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Hasta ahí el contenido de S.F. Sorrow de The Pretty Things, 1968.  Sus miembros aseguraron que Pete Townshend se había inspirado en este disco para crear TommyThe Who lo negaron taxativamente.

La obra se representó en unas cuantas ocasiones con la intervención de Arthur Brown (a la izquierda), probablemente el mejor colaborador que se podían buscar para una historia tan alucinante.  Tanto la edición original en vinilo como la reedición en CD incluyen las notas que se leían entre canción y canción, como una especie de guía de la historia que se escuchaba.  El que leyó, en directo, esas anotaciones fue el mismísimo Arthur Brown con sus atuendos de capas, levitas, túnicas y maquillajes psicodélicos.  Vámonos ahora con la música, con un corte de S. F. Sorrow, Defecting Grey, una canción dotada de cambios de ritmos, de extrañas digresiones de percusión y coros, voces armónicas que son alucinantes, sitars incluidos en la gama de instrumentos de cuerda y un órgano que se fuerza por sonar como un Mellotron.  Pura psicodelia.

Siguiendo con el tema de los álbumes conceptuales, The Kinks, y especialmente su líder Ray Davies, tienen varios trabajos de esta categoría.

En 1970, el mismo año de la publicación del álbum de Los Brincos que ha servido como punto de fuga hoy en el programa, The Kinks editaban Lola versus Powerman and The Moneygoround, Part 1.  Después vendrían otros pero dos años antes, en 1968, veía la luz Village Green Preservation Society, un disco que tuvo un reconocimiento años después de su publicación.

Aquí la idea que convierte al álbum en un disco conceptual es la nostalgia, un homenaje a la vida, la inocencia y la idealización de la vida de tiempos pasados.  Ese homenaje está centrado en Inglaterra, en los pueblos y en la vida de personas sencillas, pero la nostalgia se puede aplicar con libertad a cualquier otro lugar.  Village Green, parte del título del álbum, es un tema que pertenece a 1966 rescatado para trabajar con ese y otros más para la grabación del disco y el primero de los dos que rescatamos.  El otro es Sitting by the Riverside, un reflejo de la vida relajada, holgazaneando a la luz del sol.

Estamos en la recta final de esta edición de Cíclope 3.0 y los últimos minutos los vamos a ocupar con una banda, sevillana, que homenajea a The Kinks y su álbum Village Green Preservation Society, es el grupo Village Green Experience.



Village Green Experience
en directo

El disco de The Kinks se publicaba el 22 de noviembre del año 1968.  Creo que en la locución del programa me equivoco y doy el 20 de noviembre como fecha de publicación.  40 años después de la publicación del disco de The Kinks, en Sevilla, se hace realidad un proyecto capitaneado por el músico Jose Casas (a la derecha) bajo el nombre The Village Green Experience para rendir homenaje al grupo de Ray Davies y a la aparición de ese disco.  El proyecto es paralelo a Jose Casas y la Pistola de Papá y los músicos son los mismos tanto en una formación como en la otra: Jose Casas, guitarras y coros; Julio Zabala, teclados y coros; Álvaro Márquez, guitarra bajo; Tony Gavilán, batería y coros.  Se les suma Dani Kinda, voz solista y guitarra acústica.  



Entre julio y agosto del año 2008 grabaron 4 composiciones de ese Village Green Preservation Society de The Kinks: Do you remember Walter?, Big Sky, Starstruck y Village Green Preservation Society.  Comienza entonces una gira del grupo por distintas ciudades españolas que termina el 22 de noviembre de 2008, el día del cumpleaños del álbum de The Kinks, con una actuación en la sala madrileña La Pequeña Betty2.  El disco vio la luz el 9 de agosto de 2009, con producción de Jose Casas.  Y con Starstruck y Village Green Preservation Society en versión de Casas y compañía, The Village Green Experience, nos despedimos hasta la semana que viene.

Espero que te guste el programa.

Enlace:

https://www.radio.tomares.es/blog/ciclope-30-18-10-22


jueves, 13 de octubre de 2022

Cíclope 3.0 - 11-10-22

 



Gotas de agua en un estanque del Parque de María Luisa, Sevilla (foto del autor del blog)


Cíclope 3.0 del martes 11 de octubre de 2022.  Comienzo complicado el que se le plantea hoy al Cíclope: escoger un par de canciones de la discografía de Joe Jackson.



David Ian Jackson
, más conocido como Joe Jackson



Lo digo en la locución del programa y lo repito ahora: un día le dedicaremos uno de los dos espacios Especial Discografía (el primer o el último martes de cada mes) a la figura de este compositor, cantante, multinstrumentista que responde al nombre y apellido de Joe Jackson.
En sus memorias de 1999 A Cure for Gravity: A Musical Pilgrimage, Jackson escribe con admiración y encomio sobre la figura de George Gershwin, lo dibuja como un músico que mantuvo un pie en el ámbito popular y otro en el terreno de la música clásica.  Al igual que Gershwin, Jackson posee una imaginación musical inquieta que lo ha encontrado a caballo entre géneros musicales sin pedir disculpas, poco inclinado a elegir un estilo y ceñirse a él.  Comenzó una extensa y rica discografía en 1979 y en 1986 ya poseía una nómina de unos 6 LPs.  Ese año, 1986, es el año de publicación de Big World, un doble álbum resuelto con formato de trío de Rock (guitarra eléctrica, guitarra bajo y batería) y que a pesar de ser doble tan solo aparecen grabadas 3 caras, la que hace número 4 está en blanco como queda claro en la cara B del segundo disco



Acompañamiento vocal más amplio que esa formación espartana de trío y el piano eléctrico de Jackson.  Y una peculiaridad: el disco se grabó en el Roundabout Theatre, East 17th Street, de Nueva York, a principios del año 1986 y se publicaba en marzo de ese año, y se llevó a cabo la grabación en vivo, frente a una audiencia a la que el músico rogó, suplicó, insistió en que no hicieran ningún ruido, nada de aplausos, en todo caso las toses inevitables que se suelen producir sería lo máximo que se admitiría para una limpieza posterior, por lo demás el disco no tendría ningún tipo de posproducción, no se limaría nada, tenía que sonar tal cual pero no como un álbum en vivo.  Había que evitar, como fuera, cualquier corrección.  El resultado final fue una colección de canciones vivas como la que le da título al disco y con la que empezamos esta edición de Cíclope 3.0
El segundo tema que escogemos para continuar con Jackson es uno perteneciente a su LP de 1994, Night Music.

Jackson, con un pie en la música popular y otro en el academicismo, realizó un primer acercamiento a las formas serias en 1982 con la publicación del álbum Night and Day, recibido con los brazos y los oídos abiertos por parte de audiencia y crítica.  El segundo intento para aproximarse a composiciones serias fue en 1994 con la publicación de Night Music, un trabajo que encontró cerrados los brazos y los oídos de los que le aplaudieron doce años antes.  Night Music es un ciclo de canciones con un denominador temático común: el bloqueo creativo de los escritores.  La crítica puso verde al disco y sus seguidores torcieron el gesto: no cuajó.  Y sin embargo tiene momentos francamente brillantes como el tema que suena, Ever After, con un piano eléctrico y sobre todo una batería potente.  Ya que se ha nombrado al piano eléctrico vamos a continuar con él, piano eléctrico o acústico, ahora en manos de un músico que se nos fue a principios de año, Gary Brooker.

Gary Brooker (foto de la izquierda) nacía el 29 de mayo de 1945 en Londres y fallecía el 19 de febrero de 2022 en Surrey, Inglaterra.  
Los primeros meses de este 2022 tuvieron saturación de noticias necrológicas relacionadas con el mundo de la música.  Entre enero y febrero nos dejaron músicos más o menos conocidos como Mark Lanegan, Ian McDonald, Willie Leacox (que fue batería del grupo América y que tocó en canciones como A Horse with No Name), Meat Loaf, Jordi Sabatés...

Brooker era conocido fundamentalmente por ser la voz de la banda inglesa Procol Harum que, en la década de los años 60, se hicieron famosos por aquella Con su blanca palidez.  El grupo fue una de las mejores escuelas de R & B británica que se caracterizó por tener dos teclistas (en la foto anterior, Gary Brooker piano, primero por la izquierda en la primera fila; Matthew Fischer órgano, en el centro de la primera fila), un batería, B.J. Wilson, (en el centro de la fila superior) que utilizaba dos timbales de base en la batería, un magnífico guitarrista que desarrollaría una rica labor en solitario, Robin Trower (de pie, al fondo) y un sexto miembro, Keith Reid (con gafas), letrista de la banda.

Su referente siempre fue el grupo con el que creció, pero siempre estuvo dispuesto a colaborar con otros músicos y en proyectos donde pudiera aportar algo.  En la década de los 70 era habitual encontrar su nombre y apellido y su piano en discos de muchísimos músicos como por ejemplo en All Thing Must Pass de George Harrison.  En 1979, sin abandonar el seno de Procol Harum, Gary Brooker se decidió a recorrer un camino en solitario que duraría cuatro años (1979, 1982, 1985 y 1998) con sus correspondientes LPs que corroboraban su actividad como músico compositor e intérprete.  El debut lo hacía en el 79 con No More Fear of Flying, un disco que contó con la labor de George Martin, el quinto Beatle, como productor.  Recuperamos el tema que le da título al trabajo y también rescatamos del recuerdo el LP A Salty Dog de Procol Harum del año 1969 con el tema All This and More.



En Cíclope 3.0 escuchamos música a través del prisma del Tiempo.  Aprovechamos una abertura en el tejido del espacio y nos dejamos llevar por el sendero por el que transitan los elefantes.



La Senda de los Elefantes es el primer trabajo del nuevo proyecto de José María Sagrista (foto a la derecha) bautizado con su apellido, Sagrista.
El disco sonó por aquí por primera vez en junio, cuando escuchamos un buen número de las composiciones que conforman el trabajo.  Hoy nos volvemos a ocupar de él y de algunas canciones que no sonaron entonces como por ejemplo esta Alta Tensión, un tema compuesto en música por José María con letra de Kiko Veneno, una brillante trama transida de guitarras, poderosas guitarras.  Hoy le dedicamos tiempo de nuevo a un álbum que es una colección de canciones bien hechas, bien tocadas y bien cantadas, con el buen gusto que queda al realizar una actividad con pasión.  Nos quedamos con un par de cortes más, el que le da título al trabajo, La Senda de los Elefantes y otro más, Un día cualquiera, cantado este en inglés.
Volveremos a pisar esta senda de los elefantes de Sagrista.  Cuando estas líneas vean la luz, él y los músicos que le dan forma al nuevo proyecto estarán actuando en vivo en Madrid, Toledo... dejando la impronta de su buen hacer en la Música.    Ahora, aprovechando las turbulencias novedosas del Pop y del Rock, una entrega de Rock Independiente por parte de una banda original de la ciudad de Bellingham, ubicada en el condado de Whatcom, en el estado norteamericano de Washington.  Una banda que es muy querida por el Cíclope, Death Cab for Cutie, y que tienen nuevo trabajo titulado Asphalt Meadows.


Asphalt Meadows
- 2022


Praderas de asfalto, es lo primero que suena, el tema que le da título al nuevo trabajo de Death Cab For Cutie, la banda de rock alternativa independiente capitaneada por la guitarra y la voz de Ben Gibbard (en la foto anterior en el centro).  Continúan ofreciendo lo mejor de sí mismos, inmersos en su tercera década de existencia, con algunas bajas como la de Chris Walla, teclista que abandonó la banda en el año 2015 tras la grabación del álbum Kintsugi. Actualmente son cinco miembros los que hacen canciones como Praderas de AsfaltoAquí para siempre o Pepper, un tema que hace alusión a The Beatles en la letra, dice algo así como
Y todo lo que queda es una versión de la verdad.  Un recuerdo que a menudo se malinterpreta.  Sargento Pepper con cara de amigos en la portada.  Pero todos los nombres te eluden al final.
El disco se publicaba el 16 de septiembre y hoy lo traemos por primera vez al programa.  Seguro que lo retomamos en ediciones posteriores de este Cíclope 3.0 que termina hoy con una reedición, la del disco Fool's Mate de Peter Hammill.

El Mate del Loco de Hammill veía la luz en 1971, coincidiendo con la separación de Van der Graaf Generator.  El Tiempo nos enseñaría que las disoluciones de Van der Graaf fueron un arrebato de su alma-máter: comenzaron a finales de la década de los 60, sobre 1969, grabaron 4 LPs y el grupo, ya, no tenía nada más que decir.  Fue precisamente en 1971 después de la publicación de Pawn Hearts cuando se produce el final de la banda y el comienzo de la obra de Peter Hammill en solitario con la edición de Fool's Mate donde, qué cosas tú, tocan todos los miembros de VDGG: Nic Potter en la guitarra bajo, Dave Jackson en el saxo tenor, saxo alto y flauta, Guy Evans en la batería y percusión, Hugh Banton en el piano y, sobre todo, órgano.
Robert Fripp en la guitarra eléctrica y acústica, compartiéndolas con Hammill, amo y señor del disco que escribe tanto en música como en letra.  Un disco diferente a los que produciría después, un trabajo donde predominan los sonidos del piano y de las guitarras y donde las letras de las canciones resultan menos trascendentales y existencialistas como las que había ido desgranando desde que comenzó.  Recuperamos dos cortes de este primer disco de Hammill en solitario, disco que se ha reeditado con las ínclitas remasterizaciones que hacen que sí, que suene muy bien en los equipos de alta fidelidad dotados de excelsos reproductores de CD, pero que yo sigo quedándome con la edición original y, fíjate, hasta en CD, porque cuando aparece en formato digital hacen una transcripción tal cual, sin remasterizaciones ni leches, el disco tal cual.  En fin, el día 7 de este mes de octubre se ha puesto de nuevo a la venta y lo que importa es que su audición capte a nuevos y nuevas oyentes porque él lo merece.



Peter Hammill
 al piano en 1971


Hasta aquí el programa de hoy.  Ya sabes, si se te apetece volver a compartir la pasión por la música la semana que viene vuelve Cíclope 3.0 como es habitual, en la sintonía de Radio Tomares.

Espero que te guste el programa.

Enlace: